Все оттенки голубого и серого — главные отличительные черты этого периода творчества Пикассо — навсегда останутся для него символами нищеты и печали.
Пабло Пикассо. Человек изменивший искусство
Наука Британская компания Oxia Palus, которая использует современные технологии и искусственный интеллект для «воскрешения» утраченных произведений искусства, представила свою новую работу. Специалисты сумели восстановить секретную картину Пабло Пикассо, которая была им закрашена и находилась под другой работой «Завтрак слепого», написанной художником в 1903 году. О том, что под основной картиной есть еще одно произведение, стало известно относительно недавно, когда оригинальное произведение просветили рентгеном. Тогда специалисты увидели под слоем красок очертания фигуры сидящей обнаженной женщины. Специалисты компании решили восстановить утраченную картину. Для этого они использовали XRF-визуализацию и обработку изображений, чтобы выявить очертания скрытой картины, а затем обучили искусственный интеллект добавлять мазки в стиле Пикассо.
Za Warudo Ни один художник не делал столько разнообразных картин, сколько их создал Пабло Пикассо. Хотя и известен всему миру он благодаря, по большей части, своему кубизму, невозможно пройти мимо его «голубого» и «розового» периодов. Начнем, как водится, с первого. Смерть Касагемаса. Пабло Пикассо Началось все с депрессии: в 1901 году умирает близкий друг художника, Карлос Касагемас. Именно тогда испанец отправляется в Париж, чтобы еще раз вспомнить, как буквально недавно они вместе узнавали столицу современного искусства. Касагемасу было посвящено несколько картин и все они максимально депрессивны. Именно поэтому первый период творчества Пабло и называется голубым. Вот, например, «Похороны Касагемаса»: Похороны Касагемаса. Пабло Пикассо Глядя на эти картины мы чувствуем всю ту горечь утраты, что испытал художник.
Согласно недавнему исследованию Кэтрин Грэдди, профессора экономики Университета Брандейса в Массачусетсе, подобный подход, очевидно, заблуждение. В результате исследователь обнаружила, что работы, созданные художниками в течение года со дня смерти любимого человека, на аукционах стоят значительно дешевле, чем творения тех же авторов, появившиеся в более спокойные периоды жизни. Более того, картин, написанных художниками в первые два года после какой бы то ни было тяжелой утраты, не так уж много.
Голая женщина со струящимися волосами. Пабло Пикассо В 1911 году в доме художника поселилась 27-летняя Ева Гуэль. Она охотно позировала Пикассо, они путешествовали по разным странам. Картины художника все чаще появлялись на модных выставках живописи. Их хорошо покупали. Правда, творчество Пикассо так и не принял его отец — сторонник классической школы живописи. Хосе Луис умер в 1913 году, после этого мать художника переехала к овдовевшей Лоле, взяв с собой все ранние зарисовки и картины своего Пабло. В том числе и ту, на которой он черным шрифтом написал «Я — король! Хотя он с удовольствием разделял с ней свой успех, водил по ресторанам, музеям и светским вечеринкам, и до конца ее жизни, прислушивался к ее суждениям. В 1916 году Ева Гуэль внезапно умирает от туберкулеза. Они так и не успели пожениться, хотя все 5 лет, проведенных вместе, жили, словно, в свадебном путешествии. Пикассо впадает в депрессию, пьет, ведет себя, как несчастный вдовец. Однако в 1918 году в его унылую жизнь вливается новый источник вдохновения. Одна война была закончена, а вторая еще не началась, но зато мир потрясли очередные революции. В 1918 глава труппы «Русские балеты» Сергей Дягилев прибыл в Рим вместе с российскими балеринами, спасавшимися от ужасов российской революции. Поэт Жак Кокто, который уже не чаял вытащить друга из депрессии, уговорил Пикассо поучаствовать в работе над декорациями к модернистскому балету труппы Дягилева «Парад». Пикассо согласился, а вскоре уже без памяти влюбился в балерину и аристократку Ольгу Хохлову — сторонницу традиционных семейных ценностей и размеренной жизни. Аристократичная русская красавица была танцовщицей второго плана, которой Дягилев никогда не предлагал главных ролей Отношения были настолько серьезны, что вскоре он поехал за труппой в Барселону, поселившись неподалеку от гостиницы, где жила Ольга. Там же он познакомил ее с сестрой и матерью. Именно к этому времени относится картина Пикассо «Портрет Ольги», написанная в классическом стиле, так как все остальные направления оставляли ее равнодушной, или приводили в ужас, как кубизм. В невесте сына Мария Пикассо увидела то, чего не хотели понять влюбленные. Для темпераментного и эгоистичного Пабло Ольга — слишком слаба и мягка с ее аристократическим консерватизмом и воспитанием «барышни из хорошей семьи». Ты не знаешь, на что ты себя обрекаешь! Мой сын никого не сделает счастливым, он принадлежит только сам себе! Мария оказалась права, хотя Ольга и не предполагала, что говорит с главной конкуренткой всех возлюбленных Пикассо. И что по сравнению с Марией она, как сказал друг Пикассо — американский художник Джеральд Мэрфи, устраивавший вместе со своей женой Сарой светские вечера в Париже, «слишком пресна». Кокто и вовсе терпеть не может Ольгу. Пьеса «Парад» с треском провалилась, однако, декорации Пикассо публике понравились. Хотя имя Пикассо теперь воспринимали, как синоним скандалов. После Барселоны труппа следует — в Латинскую Америку. Затем «Русские балеты» оказываются на гастролях в Лондоне, и Дягилев вновь просит Пикассо оформить балет «Треуголка» в театре «Альгамбра», в 1920 — комедию дель арте «Пульчинелла», в 1924 — занавес в балете «Голубой экспресс». Все эти декораторские опыты с русским балетом способствуют славе Пикассо. Он вновь оживает. Коллекционеры покупают его картины. Ольга уходит из труппы, и они венчаются в русской православной церкви в Париже на улице Дарю, где свидетелем стал все тот же Кокто. Свадебное путешествие приводит их в Беарриц — на виллу меценатки Евгении Эрразуриц, регулярно покупающей картины Пикассо. Евгения — меценат, поддерживавшая и Пикассо, и Стравинского, старается преобразить своего любимца. Евгения, в свою очередь, пригласила в Биарриц Георга Вильденштейна и Поля Розенберга, которые станут торговцами картин Пикассо». Аполлинэр и Пикассо дружили. Купальщица усаженная на берегу моря. На втором этаже дома на улице ля Боэти, 23, куда они переехали с Ольгой, устраивают приемы. Он ведет активную светскую жизнь. Но от испанки, унесшей в конце Первой мировой войны 20 миллионов жизней, умирает его лучший друг — Аполлинер. Пикассо очень сильно переживает это событие. Жизнь Пикассо становится размеренной, в его новом доме царит идеальный порядок, столь чуждый художнику. Однако Ольга, как, некогда, мать Пикассо, отдает сыну всю свою любовь, словно позабыв про мужа. Правда, светские приемы волнуют ее по-прежнему, и в доме появляются кормилица и няня. Вскоре Пикассо срывается. В мастерской на первом этаже, которую он снял для себя, снова царит бардак, все двери сняты, образуя одно большое пространство, куда нет входа ни Ольге, ни другим членам семьи. В 1927 году «на горизонте» художника появляется новая женщина — 17-летняя Мария-Тереза Вальтер — «девушка по четвергам». В 1935 — у нее от Пикассо рождается дочь Майя. Мадонну с младенцем Пикассо приводит в свой дом и знакомит с Ольгой.
Пабло Пикассо. Голубой и розовый периоды.
В 2008 году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов. По такому случаю мы решили сегодня проиллюстрировать основные вехи жизненного пути знаменитого на весь мир художника. Пикассо в возрасте 15 лет. В 8 лет он написал свою первую серьёзную картину маслом, «Пикадор», с которой он не расставался в течение всей жизни. Пикассо, 1904.
Он отчаянно нуждался, ему негде и не на что было жить, он буквально голодал. Поэтому большая часть его голубого периода, полтора года, 1903 и начало 1904, прошли в Барселоне — там по крайней мере он мог жить у родителей. Его депрессия стала тем мотором, который двигал его искусство, он, как и всегда, на протяжении всей своей жизни, чрезвычайно много работал и создал в этот период сотни работ, которые вошли позднее в золотой фонд мирового искусства и стали украшением самых знаменитых музеев мира. По иронии судьбы, картины, которые он создавал в самый тяжелый, самый голодный и холодный период своей жизни, и которые никто не хотел покупать, сегодня бьют все ценовые аукционные рекорды. К весне 1904 года 22-летний Пикассо был готов сделать ещё одну, четвертую, попытку завоевания Парижа, и когда в общежитии художников на Монмартре освободилась комната, он не медлил.
Чувствуя, что уже не вернется в Барселону, он взял с собой в Париж всё самое ценное - все свои работы.
Однако отчаяние — «настоящий враг потока», и, таким образом, «смерть и серьезная утрата, напротив, могут подавить творческие импульсы». Kathryn Graddy.
Working Paper Series.
И ещё немощь. Часто изображал слепых. Всё это одно большое размышление о жизни. И вот наконец мы смотрим на "Слепого гитариста", картину 1903 года. Три года прошло, а краски те же. Музыкант повесил голову так, как будто умер, играя. Не доиграв.
Худые ноги и руки, длинные пальцы — всё это искусствоведам и вообще понимающим в живописи людям напоминает Эль Греко. Пикассо им восхищался. Да… Так вот, видим седую голову, шею… Заметили, да? Там лицо. В смысле не лицо гитариста, там виднеется какое-то другое. А если на гитару посмотреть, то просматривается вроде как нога. Когда полотно "просветили" рентгеном, убедились, что так и есть: под одной картиной прячется другая. Он рисовал женщину, кормящую ребёнка грудью, а потом решил создать новое произведение, но было не на чем.
И он решил, что этой работой можно пожертвовать. Только в мире искусства с этим категорически не согласны. Эту женщину решили вернуть. Но до сих пор это было практически невозможно: силуэт слишком смутный, какие краски использовались, непонятно. По сути это означает, что нужно было писать картину заново. Но ведь ни один человек не сможет повторить Пикассо при всём желании: это будет другой человек, у него другая жизнь. Всё другое.
Пикассо и Париж: Почему известный художник жег свои картины и конфликтовал с Лувром
Всплеск интереса к Эль Греко случился в начале ХХ века, когда Пабло Пикассо увлекся его творчеством, а так называемый «Голубой период» в творчестве Пикассо несет в себе огромное влияние предшественника. В экспозиции представлено около 40 сопоставлений полотен обоих. Драматическому упадку жизни вместе с «Голубым периодом» пришел конец, когда Пикассо встретил Фернанду Оливье, свою натурщицу и возлюбленную, и решился на окончательный переезд в Париж. Пабло Пикассо изобразил один из своих шедевров «Голубого периода», на котором изображена приседающая женщина в плаще, поверх работы другого художника. Герои «голубого периода» Пикассо были сломлены, обессилены, одиноки и печальны.
Голубой период
Пабло Пикассо , Старый гитарист , 1903, Чикагский институт искусств Голубой период исп. В то время он писал по большей части монохромные картины в оттенках голубого и зелёно-голубого с редким добавлением тёплых тонов. Эти мрачные картины были вдохновлены Испанией и написаны в Барселоне и Париже.
Нас изумлял контраст между глубокой серьезностью его искусства, то задумчивого, а то вдруг вспыхивавшего мрачным пламенем драматизма, и приветливым, добрым характером его самого как человека, с характерным для него искрометным чувством юмора и любовью к хорошей шутке. Конечно же, всем было известно, что время от времени он становился жертвой типично испанских приступов депрессии, которые обычно накатывали на него именно тогда, когда он меньше всего их ждал. Однако, не имея понятия о том, насколько глубоки их истоки, мы иронизировали над ним, приписывая эти перепады настроения превратностям богемной жизни в Париже». Преизбыток живучести вкупе с глубиной чувствительности давали Пикассо возможность не только выжить в нищете, но и создать стиль, который на протяжении нескольких последующих лет начал приносить ему всеобщую известность. Некоторые авторы, в частности, Гертруда Стайн, приписывали перемену в стиле Пикассо, венцом которой стал голубой период, его возвращению в Барселону, поскольку, по их мнению, эта перемена явилась следствием одних лишь испанских влияний. Рассуждая таким образом, подобные исследователи упускают из виду тот очевидный факт, что в 1901 году за время пребывания Пикассо в Париже им было создано, помимо «Воскрешения», несколько других важных работ. В их числе целый ряд вариаций на тему «мать и дитя»; живописное полотно «Облокотившийся Арлекин»; портрет «Женщина с шиньоном», где голова модели устало покоится на обеих руках 4 ; «Ребенок, держащий голубя», свежий и трепетный в своих едва прикрытых аллюзиях, а также замечательный «Автопортрет», с которого на нас смотрит сам живой Пикассо — голодный, в пальто, наглухо застегнутом до самого подбородка, глаза его печальны и полны разочарования, но по-прежнему горят страстью.
Осенью, в течение переходного периода, он время от времени возвращался к импрессионистским приемам, однако без того, чтобы полностью приносить в жертву новые направления своей работы. Сохранился очень выразительный портрет «Биби-ла-пюре», при взгляде на который мы явственно ощущаем лицевую гимнастику мелкого богемного актера, и у нас не остается никаких иллюзий относительно патетической банальности его индивидуальности. В смысле виртуозности это одна из наиболее блестящих работ Пикассо, и вместе с тем она — последняя из работ данного типа, и, возможно, не без значения здесь и факт, что в тот же год умер Тулуз-Лотрек. Для Пикассо стали насущной необходимостью не только смена техники живописи и отказ от крикливых и безвкусных цветовых сочетаний, которые он подсмотрел во фривольных ночных клубах Монмартра, но и обретение новых, более взрослых воззрений на общество. Тут можно процитировать профессора Бека 5 : «Живописец, очевидно, был отрезвлен своим собственным житейским опытом: его прежнее непочтительное и критическое отношение к обществу уступило место чувству глубокого сочувствия и жалости по отношению к страждущему человечеству». Примечания 1.
Согласно недавнему исследованию Кэтрин Грэдди, профессора экономики Университета Брандейса в Массачусетсе, подобный подход, очевидно, заблуждение. В результате исследователь обнаружила, что работы, созданные художниками в течение года со дня смерти любимого человека, на аукционах стоят значительно дешевле, чем творения тех же авторов, появившиеся в более спокойные периоды жизни. Более того, картин, написанных художниками в первые два года после какой бы то ни было тяжелой утраты, не так уж много.
Пикассо, 1904. Потом сам Пабло говорил, что именно эти сказки и побудили в нём желание творить, используя те же самые эмоции одного дня. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. В журнале LIFE. За работой.
Что нужно знать о «голубом периоде» Пабло Пикассо?
Написанный самым влиятельным художником XX века, «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото» 1903 относится к, пожалуй, самому знаменитому — «голубому» — периоду в творчестве Пикассо. Полотно оценивается в 30—40 миллионов фунтов, а выручка от его продажи будет направлена в фонд Эндрю Ллойда Уэббера — благотворительную организацию, созданную известным композитором в 1992 году, миссией которой является работа на благо общества по популяризации искусства и культурного наследия Великобритании. Спор был улажен, и теперь, когда у третьей стороны нет никаких притязаний на данную картину, права на продажу полотна целиком принадлежат Фонду. Портрет был приобретен фондом Эндрю Ллойда Уэббера на аукционе в Нью-Йорке в мае 1995 года за 29,2 миллиона долларов из коллекции семьи Стралем на средства, пожертвованные Фонду лордом Ллойдом Уэббером. С тех пор спрос на работы Пикассо на арт-рынке значительно вырос — более 10 работ было продано по ценам, превышающим данную сумму, включая три картины, которые ушли с молотка более чем за 50 миллионов долларов. В 2004 году полотно «Мальчик с трубкой», относящееся к «розовому периоду» творчества Пикассо и написанное всего лишь через два года после «Портрета Анхеля Фернандеса де Сото», было продано на аукционе более чем за 100 миллионов долларов. Это одна из самых важных работ, которые в последнее время появлялись на рынке, и возможность приобрести это выдающееся произведение искусства XX века, безусловно, вызовет огромный интерес со стороны коллекционеров и культурных организаций со всего мира.
Согласно недавнему исследованию Кэтрин Грэдди, профессора экономики Университета Брандейса в Массачусетсе, подобный подход, очевидно, заблуждение. В результате исследователь обнаружила, что работы, созданные художниками в течение года со дня смерти любимого человека, на аукционах стоят значительно дешевле, чем творения тех же авторов, появившиеся в более спокойные периоды жизни. Более того, картин, написанных художниками в первые два года после какой бы то ни было тяжелой утраты, не так уж много.
Портрет, на котором Анхель де Сото изображен сидящим за столом с бокалом абсента и курящим трубку, дым от которой струится в воздухе, олицетворяет всю эстетику «голубого периода», выраженную рельефными и в то же время небрежными закрученными мазками, напоминающими манеру Эль Греко, и поет славу виртуозной технике Пикассо. Пикассо познакомился с Анхелем де Сото в 1899 году в знаменитом кафе «Четыре кота» Els 4 Gats — известном месте, где собирались художники и где они были частыми посетителями в конце XIX — начале XX века.
Эта встреча заставила Пикассо вернуться к образу светского льва, и пара стала неразлучными щеголями: имея только одну пару перчаток на двоих, каждый одевал по одной на руку, при этом другую прятал в карман. Анхель и его брат Матео были художниками. Несмотря на то, что Матео был талантливым скульптором, Пикассо больше привязался к Анхелю — художнику, весельчаку и прожигателю жизни. Он был больше расположен к выпивке и гулянкам, нежели к искусству, — тем увлечениям, которые всегда разделял сам Пикассо. В итоге Анхель все-таки послужил искусству прежде, чем был убит в Испанскую Гражданскую войну: период их юности был увековечен на некоторых полотнах Пикассо, которые запечатлели их выходки в барах и борделях Барселоны и которые сейчас находятся в Музее Пикассо в Барселоне.
Однако самая удручающая деталь на картины - это лицо ребенка. Оно не соответствует веселому и непосредственному лицу ребенка. Напротив, мальчик выглядит печальным и чрезвычайно серьезным.
Он пытается понять всю глубину произошедшего, но не находит ответа у взрослых. Он тянет руки к родителям. Может быть, это проявление любви или попытка привлечь их внимание.
Но его страдания только усиливаются. Зрителям неизвестно, кто эти люди и какая трагедия произошла в их жизни. Это могла быть рыбацкая семья или просто случайные прохожие.
Пабло Пикассо и его произведение «голубого» периода «Трагедия»
И птичьи лапки выглядели так живо, что взволнованный отец отдал Пабло свою палитру, кисти и краски. Решил: сын талантливее, поэтому сам он больше не будет рисовать. Пикассо сражает жюри Семья Пикассо переезжает в Барселону, где дон Хосе занял должность в Школе изящных искусств. Она называлась Ла Лонха: это была старая академия с закосневшими традициями, где изучали в основном «антики», неустанно копируя гипсовые слепки. Два автопортрета входят в число ученических работ периода 1897 — 1899 годов. Здесь Пикассо — воплощение богемного художника Пабло всего 14 лет.
Он слишком юн для этой школы. Но по просьбе отца ему позволили участвовать во вступительном конкурсе. И сделал все с таким мастерством и точностью, что никто уже не сомневался: это истинное дарование. Пикассо исполнилось 20 лет. Новый период, новое возвращение, новый адрес в Париже: бульвар Клиши, 130… Маленькая комнатка, где Пабло жил и творил.
А также «Голубая комната», одна из картин, ознаменовавших «голубой» период. Это его любимый цвет, таким он в то время видел мир и одевался тоже в голубое. О голубом он говорил тогда как о «цвете всех цветов». Этот этап его творчества назвали «голубым» периодом. Картина «Жизнь» слева и «Автопортрет» слева Картины «голубого» периода — в числе самых известных и любимых в творчестве Пикассо.
Разумеется, потому, что изображенные на них персонажи еще довольно реалистичны. А сюжеты полотен отражают знакомые всем чувства. Мастерская и хаос В мастерской пахло льняным маслом, которое использовалось для лампы и разбавления красок. У стен стояли десятки картин. Та, над которой он работал в данный момент, стояла прямо на полу, опираясь на ножку мольберта.
Рядом с мольбертом — краски, кисти, множество баночек, тряпочек и жестяных коробок.
Руссо являл собой редкий парадокс — он был гениальным художником-самородком. Иначе разве он смог бы написать свой «Сон» илл. Изображенный на этом полотне зачарованный мир не нуждается в объяснениях, ибо объяснить его невозможно. Вероятно, именно поэтому волшебная магия картины кажется достоверной. Руссо сам изложил содержание своей работы в небольшом стихотворении: Ядвига мирно почивает, И видит дева дивный сон, Как заклинатель змей играет, Взяв на свирели мерный тон.
Который, однако, лишь отчасти был ответом на претензии к нему внешней среды, главное же - новый стиль рос из его внутреннего самоощущения.
Холодная, мрачная колористика его работ, полных трагических персонажей, была совершенно аутентична его восприятию жизни в этот период. Эти годы начались с самоубийства Карлоса Касагемаса, его близкого друга, с которым он отправился осваивать Париж, и Пикассо чувствовал свою вину, что не предотвратил трагедию. Какие картины из голубого периода Пикассо вам известны?
Апогеем развития этой темы стала знаменитая картина Пикассо "Герника" 1937. Герника - это маленький городок басков на севере Испании, практически стертый с лица земли немецкой авиацией 1 мая 1937 года.
Эта огромная почти восемь метров в длину и три с половиной в высоту монохромная черный, белый, серый картина была впервые выставлена в республиканском павильоне Испании на Всемирной выставке в Париже. Однажды гестапо устроило обыск в доме Пикассо. Нацистский офицер, увидев на столе фотографию "Герники", спросил: "Это вы сделали? В этот же период создана и серия монстров "Мечты и ложь генерала Франко" 1937 в 1936 году во время гражданской войны в Испании Пикассо поддержал республиканцев и выступил против сторонников генерала Франко и еще ряд картин на сходные темы: "Ночная рыбалка на Антибах" 1939 , "Плачущая женщина" 1937 последнюю картину он писал с Доры Маар, югославской женщины-фотографа, с которой Пикассо познакомился в 1936 году; она прославилась тем, что запечатлела стадии работы Пикассо над "Герникой". В годы второй мировой войны Пикассо живет во Франции, где сближается с коммунистами-участниками Сопротивления в 1944 Пикассо даже вступает во Французскую компартию.
В это время он создает такие картины с тем же лейтмотивом быка, войны и смерти: "Натюрморт с бычьим черепом" 1942 , "Утренняя серенада" 1942, Нац. Всего было сброшено 22 тонны бомб. Освещение событий и придание всеобщей известности этой бомбардировки — заслуга английского журналиста Джона Стира, который побывал на месте событий вскоре после трагедии, осмотрел разрушения и расспросил местных жителей, а также нашел осколки бомб с немецкими клеймами. Guernica была заказана Пикассо испанским правительством, которое собиралось разместить ее на Всемирной выставке в Париже. Художник представил картину в мае 1937 года.
Огромная, 3,5 м высотой и 7,8 м шириной, она была написана маслом в черно-белом стиле в течение одного месяца. Международный журналист А. Медведенко рассказывал, что художник "работал неистово, как сумасшедший... Первые дни Пикассо стоял у мольберта по 12-14 часов. Работа продвигалась столь стремительно, что невольно складывалось впечатление, что он давно продумал картину в мельчайших подробностях и деталях".
Впервые произведение «Герника» было вставлено на всеобщее обозрение в июне 1937 году в испанском павильоне на Всемирной выставке и вызвало очень неоднозначную реакцию у критиков и даже поклонников художника. Французский архитектор Ле Корбюзье, присутствовавший на открытии испанского павильона, вспоминал потом: "Герника" видела в основном спины посетителей", а сам художник, вспоминал познее: "Чего только не довелось мне услышать о моей "Гернике" и от друзей, и от врагов". В 1939 году картина была перевезена в Нью-Йорк, с условием, что она будет возвращена в Испанию, только, когда там будет установлена демократия. В 1967 году, после некоторого политического смягчения авторитарного строя генерала Франко, правительство Испании попыталось вернуть «Гернику», однако Пикассо ответил отказом. И только в 1981 году она вернулось на родину художника.
Как и во времена Пикассо, в настоящее время отношение к картине неоднозначное. В первую очередь осторожность проявляется со стороны политических деятелей.
Факты биографии и личная жизнь
- «Женившись на Ольге, Пикассо отошел от радикального кубизма» | Статьи | Известия
- Добавить комментарий
- Картины «розового периода»
- «Голубой» период. Пабло Пикассо
- Другое измерение: 8 секретов «Авиньонских девиц» Пикассо
Пикассо, голубой период
"Голубой период" творчества Пикассо принято отсчитывать с осени 1901 года до 1905 года. Пикассо заставляет поднять голову и всмотреться в чистое голубое небо, не тронутое облаками. По мотивам голубого периода Пикассо» картина Иксигона Сергея (бумага, масло) — купить на Всплеск интереса к Эль Греко случился в начале ХХ века, когда Пабло Пикассо увлекся его творчеством, а так называемый «Голубой период» в творчестве Пикассо несет в себе огромное влияние предшественника. В экспозиции представлено около 40 сопоставлений полотен обоих. По мотивам голубого периода Пикассо» картина Иксигона Сергея (бумага, масло) — купить на
Что нужно знать о «голубом периоде» Пабло Пикассо?
В "Голубой период" Пикассо его картины синим цветом изображают обездоленных людей. Пикассо представляет более приятные после “голубого периода” темы клоунов, арлекинов и карнавальных артистов, изображенных в веселых ярких оттенках красного, оранжевого, розового и земляных тонов. Традиционное искусство народов Африки считалось примитивным, но Пикассо привлекала экспрессия и свобода от европейских изобразительных канонов. Картины раннего периода. «Голубой» период. С 1902 года Пабло Пикассо начал писать в стиле, в котором были ярко выражены темы старости, смерти, нищеты и печали. "Голубой период" у Пикассо был спровоцирован долгой депрессией. В феврале 1901 г. в Мадриде Пикассо узнал о смерти своего близкого друга Карлоса Касагемаса. Выставка, которая на сегодняшний день является самой блестящей из числа тех, что организовал Фонд Бейелера, посвящена молодому Пабло Пикассо и его живописным и скульптурным работам так называемых голубого и розового периодов, с 1901 по 1906 годы.